Navigation – Plan du site

AccueilNuméros1Carnet critiqueAutour de l'actualité critique en...Sardou barrait, corrigeait, biffa...

Carnet critique
Autour de l'actualité critique en librairie

Sardou barrait, corrigeait, biffait dans un but unique : l'effet scénique

Entretien avec Isabelle Moindrot. Propos recueillis par Hanan Hashem
Isabelle Moindrot et Hanan Hashem
p. 93-99
Référence(s) :

Théâtre de Victorien Sardou, édition critique dirigée par I. Moindrot, Drames et Pièces historiques, tomes 1 à 6, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, à paraître en 2015.

Notes de la rédaction

Personnalité théâtrale méconnue jusqu’il y a quelques années, Victorien Sardou et son œuvre dramatique font l’objet, présentement, de plusieurs études approfondies. Divers travaux universi­tai­res ont déjà permis de le faire connaître et reconnaître en tant que figure impor­tante du théâtre français du xixe siècle. Cette année encore, un colloque inter­na­tional dédié au dramaturge (« Victorien Sardou : Polifonia della rappresen­ta­zione ») a été organisé à Milan, en Italie, avec la participation des spé­cia­listes français et italiens et aura pour résultat un volume sous la direction d’Alberto Bentoglio et de Maddalena Mazzocut-Mis. Pour comprendre la spé­cificité de son théâtre, les raisons de son oubli et de sa reconnaissance et à l’oc­ca­sion de la prochaine parution de la réédition savante du théâtre complet de Victorien Sardou, nous avons interviewé Isabelle Moindrot qui dirige cette der­nière. Isabelle Moindrot est professeur à l’Université Paris VIII, spécialiste des spectacles lyriques et théâtraux du xixe et auteur de nombreux travaux autour de la dramaturgie opératique.

Texte intégral

Hanan Hashem : Vous êtes à l’initiative d’un projet de grande envergure, à savoir « la mise au jour » du répertoire dramatique de Victorien Sardou. En 2011, vous avez publié un ouvrage collectif autour de l’œuvre sardovienne qui complète, en quelque sorte, l’ouvrage dirigé par Guy Ducrey auparavant (2007). Les deux « volumes » constituent une référence pré­cieuse pour les jeunes cher­cheurs comme pour les uni­ver­si­taires chevronnés. Comment est née cette initiative « auda­cieuse » d’exhumer le patri­moine dramatique sardovien ? Et pourquoi avoir choisi Victorien Sardou, en parti­cu­lier, plus qu’un Émile Augier, qu’un Dumas fils ou qu’un autre auteur « à succès » ?

Isabelle Moindrot : Tout d’abord, je dois préciser que cette première édition critique du théâtre de Victorien Sardou est une entreprise collective de longue haleine, qui implique pour l’heure une dizaine d’universitaires spécia­listes du théâtre du xixe siècle. Nous achevons en ce moment la première tranche de ce travail, qui comporte les drames et pièces his­toriques écrits entre 1869 et 1906.

Sardou a été en son temps l’un des auteurs les plus joués au monde, l’un de ceux que l’on a le plus traduits et adaptés. Célébré pour le brio et l’efficacité de ses dialogues, pour la qualité de ses intrigues, il a été ce qu’on appelle un auteur à succès, et cette première série per­mettra de redécouvrir certaines de ses pièces les plus marquantes, comme La Tosca, Madame Sans-Gêne, Théodora, Thermidor. Sardou a été sou­vent mal perçu par la critique, puis par l’université, qui n’a vu souvent en lui qu’un auteur « à succès » aux qualités littéraires mo­destes (pour aller vite). Or cet auteur, qui était recherché par les théâtres parce qu’il attirait et retenait le public, et qui, effecti­ve­ment, savait flatter les goûts et les attentes, était un homme d’une sen­sibilité aiguë à toutes les questions qui agitaient son époque : les ques­tions de société et de mœurs, com­me le divorce ou la femme moder­ne, les questions politiques comme l’héritage de la révolution française, mais aussi les questions proprement théâtrales. Ce fils de professeur était un insatiable lecteur, curieux de tout, d’histoire et de littérature, tout particulièrement. Il s’est abreu­vé aux sources vives du grand théâ­tre (de Molière à Beaumarchais et de Shakespeare à Hugo), tout en recueillant l’héritage des formes po­pulaires : mélodrame, vaudeville, féerie, pantomime. À ces qualités d’artisan dramatique hors pair s’ajoutait en outre un véritable génie de la mise en scène, et c’est là pro­bablement, ce qui le distingue le plus des auteurs que vous citez com­me Augier ou Dumas fils et qui fait de lui une « somme » du théâtre du xixe siècle et un précurseur de la mise en scène moderne tout à la fois. Étudier Sardou c’est se donner un poste d’observation imprenable sur le théâtre à un moment déter­minant de son histoire !

Pourtant, vous avez raison, réé­diter Sardou est une entreprise au­dacieuse. L’auteur est prolixe (une soixantaine de pièces), sa réputation est ambiguë, faussée par toutes sortes d’a priori, dont souffrent d’ailleurs bien d’autres auteurs po­pulaires. Avant de trouver, auprès des Classiques Garnier, un éditeur intéressé par ce projet, nous avons essuyé quelques refus.

HH – Victorien Sardou, héritier d’Eugène Scribe, était le maître indétrônable de la pièce bien faite. En sa qualité de faiseur habile de théâtre, il jouissait d’une renommée interna­tio­nale et ses pièces ont été jouées dans le monde entier. Pour­riez-vous nous esquisser la grandeur et la décadence de ce dramaturge prodigieux ? Et comment expliquez-vous que ce maître dont les œuvres ont influencé certains auteurs dra­matiques, notamment Oscar Wilde, soit tombé dans l’oubli le plus injuste alors que ce dernier continue d’être admi­rablement applaudi ? Com­ment peut-on comprendre le secret dramaturgique de Wilde qui s’inspirait des sentences de Dumas fils et des intrigues de Sardou pour produire des piè­ces dramaturgiquement fran­çaises sous un enrobage victorien ?

IM – Votre question est très judi­cieu­se, et il n’est pas facile d’y répondre en deux phrases. Le succès de Sardou en son temps est à la mesure de l’oubli qu’il a subi par la suite – en France tout du moins car sa for­tune a été nettement plus durable à l’étranger (notamment dans le mon­de anglo-saxon). Cela tient pro­ba­blement au caractère très rationnel de sa dramaturgie, qui ne recule devant aucune complication de l’intri­gue (c’est l’héritage de Beaumarchais) et ne se refuse au­cune plongée dans les obscurités de l’âme humaine (c’est l’héritage du mélodrame), mais qui cependant boucle la pièce avec art et astuce. L’élégance abstraite de cette for­mule, perçue hors de nos frontières comme typiquement française, et qu’un Shaw a plaisamment appelée « Sardoodledom », correspond en effet à ce qu’on appelait « la pièce bien faite », rigoureusement cons­truite, ingénieuse et abstraite, et donc propice à l’adaptation – y compris dans l’Angleterre victo­rienne. Beaucoup d’auteurs aussi différents que Wilde ou Schnitzler pouvaient se l’approprier, sans ces­ser jamais de demeurer eux-mêmes. Après 1914-1918 et les trauma­tismes de la Grande guerre, après l’éclosion de l’art moderne, du sur­réalisme, la formule sar­do­vienne paraît vieux jeu, super­ficielle. Paral­lè­lement, son goût pour les pro­blèmes de société, sa passion pour la reconstitution histo­rique, ses obses­sions politiques, tous ces éléments qui le rendaient « actuel » et auda­cieux en son temps, va l’ancrer dans une époque qui s’efface peu à peu au fil du siècle. Les pièces qui sont res­tées dans la mémoire sont Madame Sans-Gêne et La Tosca. Pourquoi ?  La première parce qu’elle est pleine de mots d’esprit et qu’elle offre une image très valorisante du peuple français ; la seconde parce qu’elle a été adaptée à l’opéra et qu’elle est passée dans un autre circuit, popu­laire lui aussi. Car en dépit de cet esprit étincelant qui était le sien, en dépit (ou à cause ?) de sa colla­bo­ration avec les grands acteurs de l’époque, Sardou l’Académicien, qui présida plus d’une fois les assem­blées de la Société des auteurs, doit être perçu comme un auteur popu­laire, dont le premier moyen d’ex­pression n’est pas la langue, mais la scène.

Ses pièces n’ont pas la précision d’orfèvre, la qualité intouchable, d’un texte « littéraire ». Lui-même n’hésitait pas à retoucher, polir, retrancher, adaptant toujours ses textes au lieu et au moment. Quant à la comparaison avec Wilde... com­ment dire ? Wilde était un poète, à la langue admirable. Sardou et lui ne sont ni du même monde ni de la même génération. Loin de ciseler son texte dans une recherche de per­fection formelle, Sardou barrait, corrigeait, biffait dans un but uni­que : l’effet scénique. Prenons l’exemple de La Tosca, où les cris, la violence des corps, la pantomime font exploser le cadre de la « pièce bien faite », en tissant un nouveau langage, fait de mots et de gestes, de sons et d’images. Le public et la presse de l’époque ont ressenti cette manière d’écrire comme un véri­table électrochoc.

HH – Dans cette recherche de l’effet scénique que vous nous rappelez, par une écriture mise en mouvement par le contact du plateau, Sardou s’appro­che-t-il d’une certaine écriture de plateau, de mise en mou­vement du texte à travers le jeu et la scène ?

IM – Sardou n’a pas été tout de suite ce qu’on appellerait aujourd’hui un écrivain de plateau. Les premières comédies, sans doute parce qu’elles se ressentent de l’esthétique du vau­deville, privilégient encore ce qu’on pourrait appeler l’écriture préalable. Mais avec Patrie !, premier drame historique de Sardou, qui lui apporte un immense succès à peine inter­rompu par la guerre de 1870, l’ins­piration de l’auteur change de di­men­sion. C’est à ce moment qu’il est amené à mettre en scène de grandes séquences, à manier les foules de figurants et à concurrencer le tableau d’histoire. La pièce sera reprise deux fois de son vivant, et à chaque fois l’auteur se fera metteur en scène. Dans le genre comique, une pièce comme Les Merveilleuses, créée aux Variétés en 1873, marque un autre tournant. Comme on pou­vait s’y attendre, le tableau d’his­toire y est sapé par l’excentricité de l’intrigue. Mais surtout, dans cette pièce qui se situe pendant le Direc­toire, les costumes, les gestes et les postures sont devenus pour l’auteur la vraie matière dra­ma­tique. La cri­tique assassinera cette pièce, où l’écriture scénique a définitivement pris le dessus sur le texte dra­ma­tique.

Cette manière de travailler au bord du plateau transparaît en effet dans les multiples documents d’ar­chives qui nous ont été transmis : brouillons, manuscrits de copistes retouchés, livrets de mise en scène… Le texte sardovien s’éla­bore en plusieurs phases et n’est mis au net que tardivement, très peu de temps avant la création. Les manus­crits de mise en scène, comme celui de Spiritisme créé pour Sarah Bernhardt, constituent des docu­ments extrêmement parlants : l’é­nergie de la répétition se lit dans la page elle-même, avec ses croquis, ses ratures à gros traits, sa ponc­tua­tion approximative, les retouches de l’auteur et d’autres collaborateurs. C’est généralement a posteriori, par­fois longtemps après la Première, que Sardou revient à son texte, pour en peaufiner l’écriture et la rendre conforme aux exigences de la publi­cation. Significativement, c’est à ce moment qu’il écrit les didascalies, qu’il intègre les mouvements de scène, décrit les décors, les pan­to­mimes. Et il ne faut pas s’éton­ner si ces indications scéni­ques, qui occu­pent parfois des pages entières, nous apparaissent, avec le recul, de bien pesants pavés. À l’in­verse, Sardou dirigeant ses acteurs sur le théâtre a été souvent comparé à un général. L’image heurte un peu aujourd’hui, où l’on se fait une représentation moins dirigiste du travail de la mise en scène. Mais elle est assez révé­latrice pourtant. Sardou aimait la lutte, l’enga­ge­ment, l’action ; il se montrait at­ten­tif aux effets de foule, aux dépla­ce­ments des acteurs, à leur position dans l’espace. Au théâtre, il était toujours d’abord dans l’instant présent.

À l’étranger, où il a été lu et joué surtout en traduction, on ap­préciait non seulement la clarté de ses intrigues, mais cette écriture de la passion qui privilégie le langage des corps – et des décors.

Bien que le théâtre de Victorien Sardou revienne, fortement, sur le devant de « la scène univer­si­taire », il n’en va pas de même concernant le « devenir scé­nique » ; autrement dit, il semble toujours que les centres d’art dra­matique et les metteurs en scène, fussent-ils spécialistes du théâtre du xixe siècle, refusent avec condescendance de mettre en scène ou de « retravailler » une pièce du répertoire sardovien, pourtant foisonnant.

HH – S’agit-il d’une divergence d’intérêts dramatiques ? Pen­sez-vous qu’il s’agit de pièces parlant d’une époque révolue, notamment celles qui ont été écrites sous le Second Empire ? Et que le public d’aujourd’hui ne saurait « se retrouver » dans un théâtre prêchant la morale incessamment (ou une morale propre à une époque don­née) ? Ne pensez-vous pas que le public d’aujourd’hui se con­tente joyeusement des « cale­çonnades » à la Courteline et à la Feydeau ?

IM – Les pièces de Sardou sont dif­fi­ciles à mettre en scène aujourd’hui, pour deux raisons principales : elles présentent une grande quantité de personnages et leur morale est d’une autre époque. À mon sens, les grandes pièces historiques comme Théodora, Thermidor... sont délicates à monter aujourd’hui – mais elles passent merveilleusement bien à la lecture. Certaines, comme Fédora, sont totalement haletantes, si on peut dire. Mais les pièces les plus at­tachantes sont sans doute aussi les plus excentriques. Je recommande particulièrement ces Merveilleuses évoquées plus haut... ou dans un tout autre style, Spiritisme. Et puis, un metteur en scène d’aujourd’hui n’a pas les mêmes missions qu’un éditeur. Il peut couper, adapter, confier plusieurs rôles différents à un même acteur, simplifier les décors, miser sur l’espace et les actions physiques. Pour Sardou, un tel travail dramaturgique est non seulement possible, mais souhai­table. Avec son abondance d’images visuelles et de scènes puissantes, son style peu littéraire, il est facile à adapter. D’ailleurs, il l’a été souvent, au théâtre, à l’opéra, au cinéma. Sardou sentait bien que son œuvre était destinée à servir les autres – il était admiré, décrié, mais aussi imité et pillé – et il faisait tout pour protéger ses droits d’auteur. Aujourd’hui, cette malléabilité peut redevenir une force.

Le théâtre à succès souffre du mépris académique qui semble s’at­ténuer peu à peu. En effet, il est dif­ficile, à présent, d’exclure ce théâtre du patrimoine dramatique français : les nouveaux manuels et usuels universitaires y consacrent des chapitres explicatifs et justement méthodiques.

HH – Néanmoins, il est rare de trouver un séminaire doctoral où des pièces « à succès » sont examinées. Trouvez-vous que Victorien Sardou est digne d’être enseigné au même titre que Musset et De Vigny par exemple ? Bien qu’il s’agisse d’un théâtre bourgeois « de digestion », ne pensez-vous pas qu’une poétique ou qu’une « sociopoétique » – selon le terme d’Alain Montandon, en constitue le canevas ? Et qu’au-delà de la superficialité appa­rente, il y a un potentiel dra­matique à puiser ?

IM – L’université s’intéresse depuis déjà pas mal de temps déjà à la litté­rature populaire. Le théâtre à succès est un maillon essentiel de notre histoire dramatique, grâce auquel il est permis d’accéder à une meilleure compréhension de notre patrimoine culturel. Et certaines pièces à succès sont de purs chefs d’œuvre. C’est le cas, par exemple, de Patrie !

HH – Comment présagez-vous l’avenir des recherches univer­sitaires, en arts du spectacle et en littérature, en matière du théâtre à succès en général et, en matière sardovienne en par­ticulier ? Pensez-vous qu’il s’agira encore de recherches « isolées » ou, au contraire, que les efforts se multiplient pour mettre au jour de volu­mineux répertoires dra­ma­ti­ques toujours ensevelis, d’au­tant plus qu’actuellement vous supervisez la réédition savante du théâtre complet de Victorien Sardou ?

IM – Nous assistons à un vaste mou­vement de redécouverte des réper­toires dramatiques. Ainsi, la Biblio­thèque du théâtre français, dans laquelle s’inscrira le théâtre complet de Sardou, chez Garnier, donnera accès à une quantité de textes au­jourd’hui perdus de vue (comme ceux de Pixerécourt, de Voltaire, etc.). Les chercheurs accomplissent en ce moment un vrai travail de bé­nédictin – passionnant, mais souvent ingrat. Ce qu’il faut espérer, c’est que ces éditions savantes ne res­teront pas lettre morte. C’est à nous de faire découvrir ces textes aux gé­nérations qui arrivent. Je ne m’in­quiète pas pour Sardou : son œuvre est multiple, et il est fait pour être joué.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Moindrot et Hanan Hashem, « Sardou barrait, corrigeait, biffait dans un but unique : l'effet scénique »Skén&graphie, 1 | 2013, 93-99.

Référence électronique

Isabelle Moindrot et Hanan Hashem, « Sardou barrait, corrigeait, biffait dans un but unique : l'effet scénique »Skén&graphie [En ligne], 1 | Automne 2013, mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/skenegraphie/1060 ; DOI : https://doi.org/10.4000/skenegraphie.1060

Haut de page

Auteurs

Isabelle Moindrot

Hanan Hashem

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search